Look Mickey

Look Mickey ou Look Mickey! (en français, Regarde, Mickey !) est une huile sur toile de l'artiste américain Roy Lichtenstein achevée en 1961. L'artiste reprend une scène de Disney montrant Mickey Mouse et Donald Duck pendant une mésaventure à la pêche. Il apporte cependant d'importantes modifications par rapport à l'œuvre originale, notamment structurelles, par exemple dans l'agencement des couleurs et de la perspective.

Look Mickey
Artiste
Date
Technique
Huile sur toile
Dimensions (H × L)
121,9 × 175,3 cm
Mouvement
No d’inventaire
1990.41.1
Localisation
Image externe
Look Mickey par Roy Lichtenstein, sur le site de la National Gallery of Art

S'appuyant sur des dessins de personnages de bandes dessinées dès la fin des années 1950, Roy Lichtenstein utilise ses techniques picturales pour réaliser des représentations les plus fidèles possibles de la culture populaire. Il veut ainsi faire une satire de la production en masse de l’imagerie visuelle de divertissement, qui est alors en plein essor. Ce motif de confrontation avec l'art populaire commercial traverse non seulement le pop art des années 1960, mais il est toujours présent au XXIe siècle.

Ce tableau est considéré comme une transition entre ses œuvres d'expressionnisme abstrait et de pop art. Il est en effet le premier exemple de l'emploi, par le peintre, de points de trame ou points Benday, de phylactères et d'images humoristiques comme sources d'inspiration. Les critiques d'art considèrent la toile révolutionnaire, à la fois comme une progression du pop art et comme une œuvre d'art moderne en général. On la retrouve incluse dans son tableau de 1973, Artist's Studio—Look Mickey, qui la montre bien en vue sur un mur de l'atelier, ce qui démontre son importance pour l'artiste. Mais Look Mickey n'est présenté au grand public qu'à partir des années 1980 et, à la mort de Roy Lichtenstein en 1997, il est légué à la National Gallery of Art de Washington.

Contexte

Image externe
Donald Duck Lost and Found, 1960, page 6

Roy Lichtenstein est d'abord influencé par le cubisme et l'expressionnisme abstrait[1]. Il est l'un de ceux qui, à la fin des années 1950 et au début des années 1960 (en 1958 pour Lichtenstein), commencent à adapter l'imagerie et les motifs des bandes dessinées à leur travail. Andy Warhol crée ses premiers tableaux dans ce style en 1960. Lichtenstein, ignorant le travail de Warhol, réalise Look Mickey et Popeye en 1961[2]. Les œuvres de 1961 de Lichtenstein, en particulier Look Mickey, sont cependant considérées à l'époque comme une évolution mineure par rapport à son pop art inspiré par la bande dessinée[3]. Mais, pour Roy Lichtenstein, il s'agit d'une rupture et il explore ensuite différentes facettes du pop art, telles que l'utilisation de trames, technique d'impression des journaux à l'origine, et les hachures des graphistes[1].

Selon la Fondation Lichtenstein, Look Mickey est basé sur une image tirée d'un numéro de la série des Petits Livres d'or appartenant à ses enfants[4],[5]. Une notice proposée par la National Gallery of Art abonde en ce sens en indiquant que l'œuvre est adaptée du livre Donald Duck Lost and Found[6], le dessin original étant de Bob Grant et Bob Totten sur un scénario de Carl Buettner[7] et publié par Golden Press en 1960[4]. La découverte de l'origine précise de l'appropriation est probablement à mettre au crédit de David Barsalou, un professeur d'art qui s'était assigné, dès 1978, la mission de retrouver toutes les sources des œuvres de Roy Lichtenstein[8],[9]. Une autre hypothèse est que Look Mickey et Popeye seraient des agrandissements d'emballages de chewing-gum. Mais cette version, pourtant plusieurs fois racontée par Roy Lichtenstein, est peu vraisemblable car les personnages de Disney n'étaient pas reproduits sur ce type de support à l'époque[10],[8].

Roy Lichtenstein en 1967.

Plusieurs histoires évoquent ce qui a amené Lichtenstein à créer Look Mickey. Ainsi selon la critique Alice Goldfarb Marquis, l'artiste se souvient de l'un de ses fils qui lui montrait une bande dessinée et le défiait : « Je parie que tu ne peux pas peindre aussi bien que ça »[11]. Une autre version est que cette peinture aurait été destinée à prouver ses capacités à son fils et à ses camarades de classe qui se seraient moqués de ses œuvres abstraites, difficiles à interpréter[12]. Les historiens d'art notent également une anecdote rapportée par le peintre américain Allan Kaprow, alors professeur comme Roy Lichtenstein à l'université Rutgers. Les deux amis discutaient de la difficulté d'enseigner la couleur à leurs étudiants et Kaprow se souvient lui avoir dit « Tu ne peux pas enseigner la couleur à partir de Cézanne [à l'époque un des centres d'intérêt de Lichtenstein], tu peux seulement l'enseigner à partir de quelque-chose comme ça. » en désignant un emballage de chewing-gum illustré de marque Bazooka. Lichtenstein lui a alors demandé de le suivre dans son atelier et lui a montré en souriant un tableau abstrait où apparaissait Donald Duck[13]. Peu de temps après, au printemps 1961[note 1], il peint Look Mickey[15].

Pendant sa « période bande-dessinée », Lichtenstein utilise souvent des couleurs légèrement différentes de celles des sources originales[16]. Selon Marco Livingstone, ses premiers sujets de BD ont un « style libre et improvisé clairement dérivé de De Kooning »[2]. L'historien d'art Jonathan Fineberg, décrivant une peinture de Roy Lichtenstein datant de 1960, emploie les termes de « tableau expressionniste abstrait incluant Mickey Mouse, lié stylistiquement aux Woman de Willem de Kooning »[17]. Quant à Leo Castelli, quand il voit les œuvres de BD de Lichtenstein et de Warhol, il n'expose que celles de Lichtenstein, ce qui incite Warhol à créer la série Campbell's Soup Cans[18],[19]. Warhol déclare : « Je dois faire quelque chose qui aura vraiment beaucoup d'impact, qui sera assez différent de Lichtenstein et James Rosenquist, qui sera très personnel, qui n'aura pas l'air de faire comme eux »[20]. Finalement, la percée de Lichtenstein dans le thème de la bande dessinée conduit Warhol à abandonner ce sujet[21]. Lichtenstein continue à travailler à partir de BD mais, après 1961, il évite les sources facilement identifiables comme Popeye et Mickey Mouse[22].

À l'automne 1961, Allan Kaprow présente Roy Lichenstein au marchand d'art Ivan Karp, directeur de la galerie Leo Castelli. Lichtenstein lui montre plusieurs tableaux mais pas Look Mickey. Impressionné par Girl with Ball, Karp décide alors d'organiser une exposition du peintre quelques semaines plus tard[5].

Description

Le tableau représente Mickey vêtu d'une chemise rouge et Donald avec une vareuse bleu marine sur un ponton peint en jaune, en train de pêcher, chacun une canne à la main. Sur la gauche, Donald est penché vers l'eau, la canne à pêche levée, et dit à Mickey qui, lui, se tient droit : « Regarde, Mickey ! J'en ai ferré un gros ». Mais en réalité, l'hameçon de sa canne s'est pris dans l'arrière de sa vareuse, et le poids qu'il ressent au bout de sa canne est le sien. Mickey, qui a vu cela, met la main sur sa bouche pour cacher son sourire moqueur.

Cette réinterprétation par Lichtenstein d'une simple vignette comique est déjà, à l'époque de sa mort, considérée comme une œuvre révolutionnaire[23]. C'est en effet l'une des premières œuvres non-expressionnistes de Lichtenstein, avec une BD comme matériau de base, et marque son premier emploi d'un phylactère et de points Benday, utilisés pour donner un effet de demi-teinte « industrielle »[5],[24].

Il m'est venu à l'esprit un jour de faire quelque chose qui ressemblerait à une illustration de bande dessinée sans utiliser les symboles de l'art de l'époque : la peinture épaisse et fine, la ligne calligraphique et tout ce qui était devenu la marque distinctive de la peinture dans les années 1940 et 1950. Je tracerais des traits qui rappelleraient une vraie bande dessinée.

— Lichtenstein, sur l'origine de son style[25].

L'œuvre a des marques de crayon visibles, elle est réalisée avec une brosse pour chien en fibres synthétiques[5]. Lichtenstein simplifie l'illustration et lui donne les contours épais et les couleurs primaires des images de grande diffusion, lui conférant ainsi un aspect encore plus « pop »[6]. Les points Benday permettent de produire une variété de couleurs en utilisant des points de quelques couleurs pour donner l'illusion d'une palette plus large. Lichtenstein, étant peintre et non imprimeur en série, peut se passer de cette manipulation technique et obtenir ses tonalités de couleurs individuelles sans mélanger les teintes existantes. Il utilise donc directement la peinture correspondant à la teinte voulue[26].

Lichtenstein apporte aussi plusieurs modifications à l'œuvre originale : il élimine les éléments superflus et fait pivoter le quai de sorte que Donald regarde sur le côté plutôt que vers le bout du pont. Cependant, Donald et Mickey conservent presque la même position que dans l'original[27]. Il redessine donc l'espace et modifie la position du corps de Donald avec sa canne à pêche pour un meilleur équilibre et efface les signes de stress et d'effort qui entourent le personnage dans l'illustration originale[28]. Walt Disney dit, à propos de Donald Duck, qu'il est un sujet idéal pour un dessinateur : « Il a une grande bouche, un grand œil belliqueux, un cou tordu et un dos très souple »[29]. La peinture de Lichtenstein reflète plusieurs de ces caractéristiques physiques[30]. Comme autres modifications, Donald se penche plus en avant vers l'eau et Mickey est davantage en retrait. Le visage de Mickey est davantage rougeâtre, apparemment moins à cause de l'effort que de l'embarras et du fait qu'il se moque de Donald[31]. La composition incorpore certaines des faiblesses propres à l'impression de bandes dessinées, notamment le désalignement de la jonction des contours des vagues avec le ciel jaune, qui donne naissance à une zone vide[26].

Interprétation

Pour l'historien d'art Graham Bader, Look Mickey fait penser à un autoportrait via la présence de la signature de l'artiste dans l'eau, rappelant Narcisse du Caravage[32].

La reproduction très agrandie d'une vignette de bande dessinée est à l'époque considérée comme une idée radicale[33] et les critiques applaudissent le caractère ludique, l'humour et l'irrévérence de l'œuvre. Ainsi, pour Diane Waldman, du musée Solomon R. Guggenheim, « Mickey est une grande comédie et entre dans la catégorie du burlesque »[34]. Dans la notice nécrologique de Roy Lichtenstein, Christopher Knight, critique du Los Angeles Times, renchérit en décrivant l'œuvre comme « un riff hilarant sur l'expressionnisme abstrait »[23],[note 2].

Les légères modifications apportées par Lichtenstein à son « trait dépouillé et à sa couleur », écrit le peintre et historien d'art Eric Shanes, ajoutent à sa valeur esthétique, renforcée aussi par le choix de l'échelle[35]. Dans la notice qu'il lui consacre, le centre Pompidou précise que « l'intervention de l'artiste est à peine perceptible tant elle va dans le sens de l'efficacité de l'image : elle ne consiste pas à ajouter des éléments mais bien au contraire à en retirer »[36]. Une erreur commune au sujet de Lichtenstein vient du fait que dans ses travaux les plus connus, son approche méticuleuse de la peinture est volontairement masquée par son désir de faire apparaître ses peintures comme des clichés, des figures de la pop culture industrielle produite en fac-similés[28], donc artificielles. Graham Bader écrit en ce sens que « la peinture de Lichtenstein apparaît davantage comme le produit d'une fabrication industrielle que l'image de magazine sur laquelle elle est fondée »[37].

Bader observe que Look Mickey concerne à la fois le processus artistique et les nouvelles techniques de peinture de Lichtenstein. Selon lui, c'est une sorte d'autoportrait en ce sens qu'il « place explicitement le créateur du tableau au centre de la circularité narcissique ». C'est également une autoréférence dans le sens où l'artiste y dévoile des éléments de lui-même[32]. Le tableau montre Donald regardant dans l'eau, qui réfléchit la signature bleue « RFL » de Lichtenstein, « comme une sorte de substitut du créateur de l'image », d'une manière qui rappelle le Narcisse du Caravage, dans lequel le sujet fixe son propre reflet[32]. Look Mickey est interprété comme étant une représentation de la position de Lichtenstein en tant qu'artiste qui développe l'art expressionniste abstrait. De ce point de vue, Mickey est le surmoi moderniste de l'artiste, qui rit de ses efforts vains[31].

Lichtenstein utilise des points Benday rouges pour colorer le visage de Mickey qui, d'après des critiques d'art, donnent l'impression que le personnage rougit. Mais on pourrait penser que la coloration est simplement la pigmentation de la peau ou que c'est la couleur associée à une « bonne mine », Mickey étant historiquement considéré comme ayant une peau et non de la fourrure[38]. Une autre interprétation  appuyée par la source originale dans laquelle Mickey dit que si Donald peut attraper le poisson, il peut le prendre pour le déjeuner  est que le visage de Mickey est rouge en raison de l'effort nécessaire pour contenir son incrédulité et ses rires alors qu'il s'amuse de sa supériorité[31]. L'hypothèse du rougissement est confortée par la répartition inégale des points rouges, mais Lichtenstein maîtrisait encore mal les points Benday à cette date. Ce n'est qu'en 1963 qu'il met au point la technique du pochoir (c'est-à-dire la méthode consistant à appliquer la peinture liquide sur la surface au travers d'un écran percé de petits trous) pour présenter des points uniformément répartis[39].

C'est précisément cette tension — entre sensation accrue et engourdissement absolu, exubérance corporelle et atténuation de l'expérience sensorielle — qui anime Look Mickey.

— Graham Bader[40]

Graham Bader note aussi le contraste entre la perception visuelle de Donald, intensifiée par l'espoir de voir son poisson, et son sens du toucher, qui ne l'informe pas que l'hameçon est accroché à sa vareuse[41]. Il interprète le Donald de Lichtenstein comme un modèle de la séparation des sens, entre expérience sensorielle et engourdissement. Ce qui divise la vision et le toucher dans Look Mickey, c'est le texte : la canne à pêche passe au-dessus de la tête du personnage et traverse le phylactère contenant les mots qu'il emploie pour accrocher son hameçon au pan arrière de sa vareuse[41].

La vision est un thème souvent exploré par Lichtenstein dans ses toiles de pop art, par exemple I Can See the Whole Room... and There's Nobody in It! (littéralement, « Je vois toute la pièce… et personne ne s'y trouve ! »), un autre tableau peint en 1961[42]. Dans Look Mickey, les yeux agrandis de Donald indiquent qu'il croit avoir attrapé quelque chose de gros, alors que les petits yeux de Mickey indiquent son incrédulité[43]. À l'instar des œuvres de Lichtenstein mettant en scène des sujets regardant à travers un périscope (Torpedo...LOS!), un miroir (Girl in Mirror) ou un judas (I Can See the Whole Room… and There's Nobody in It!), Look Mickey, avec un personnage regardant son reflet dans l'eau, constitue un exemple clair de cette thématique, renforcé par la narration[42].

Appropriation : plagiat ou créativité ?

Les œuvres de Lichtenstein, construites par appropriation sur le modèle de Look Mickey, sont régulièrement accusées d'être des plagiats. En 1962, le critique d'art Max Kozloff, assistant à son exposition de 1962, fulmine en parlant des délinquants qui envahissent les galeries d'art[44]. En 1963, William Overgard, un auteur de bande dessinée, et Erle Loran, un peintre et historien d'art, l'accusent de plagiat lors de son exposition parisienne[45]. La critique ne s'adresse pas nécessairement à ce tableau précis, mais à ceux bâtis sur le même modèle, puisqu'à l'époque, l'origine de la source d'inspiration de Look Mickey n'était pas connue, Lichtenstein n'ayant pas cité le créateur d'origine de Lost and Found[46]. Par la suite, lors d'une rétrospective au centre national d'art et de culture Georges-Pompidou (Beaubourg) en 2013, les mêmes types de critiques reviennent. Pour Dave Gibbons, scénariste de comics, « Une grande partie du matériel de Lichtenstein est si proche de l'original qu'il a en réalité une énorme dette envers l'artiste original »[44].

Toutefois, parmi les critiques professionnels et historiens d'art actuels, un consensus se dégage pour considérer que ce type d'œuvre possède des qualités créatives. Harold Rosenberg considère que la différence entre l’image originale et le tableau de Lichtenstein réside dans la finalité recherchée par l’artiste, à savoir l'idée d'exposer l’œuvre dans un musée[47]. L'historien d'art Didier Dauphin, s'appuyant sur d'autres critiques, souligne entre autres le changement d'échelle et le travail de recomposition dans ces œuvres du pop art[48], Alastair Sooke reprend les mêmes arguments à propos de Whaam!, un autre tableau de Lichtenstein[44], tandis que l'auteur de la présentation à l'exposition de Beaubourg en 2013 insiste sur la complexité du travail préparatoire, « le long processus de simplification, recadrage, re-colorisation de l’image »[45].

Postérité

Image externe
Artist's Studio « Look Mickey » par Roy Lichtenstein

Look Mickey est absent de la première exposition personnelle de Roy Lichtenstein qui se déroule à la galerie Leo Castelli du au [49],[note 3], où sont proposées ses premières œuvres pop telles que Engagement Ring, Blam et The Refrigerator qui sont toutes vendues et lancent sa carrière[52]. Plus tard, Look Mickey est inclus comme élément du décor dans le tableau Artist's Studio « Look Mickey » peint en 1973. Il le montre accroché bien en vue sur le mur de cet endroit qui se veut l'atelier idéal, laissant ainsi entendre que sa popularité auprès des critiques et du public justifie a posteriori son choix de sujets de culture populaire[53].

Plusieurs années plus tard, Roy Lichtenstein revient sur Look Mickey[35] :

« L'idée de faire [une peinture de bande dessinée] sans altération apparente m'est venue à l'esprit… et j'en ai fait une pour me faire une idée de ce à quoi ça pourrait ressembler. Et pendant que je peignais, j'ai voulu l'organiser comme un tableau et j'ai atteint une sorte d'énoncé esthétique définitif, ce que je n'avais pas vraiment l'intention de faire au départ. Ensuite, je suis vraiment retourné à mon autre genre de peinture, qui était plutôt abstraite. Ou du moins, j'ai essayé. Mais j'avais cette toile de la bande dessinée dans mon atelier qui était un peu trop impressionnante. Je n'arrivais pas à la quitter des yeux, ça m'empêchait de peindre autrement, j'ai donc décidé que c'était vraiment sérieux… Je dirais que je l'ai gardée sur mon chevalet pendant une semaine. Je voulais juste voir à quoi ça ressemblait. J'ai essayé d'en faire une œuvre d'art. Mon objectif n'était pas de faire une simple copie. Je me suis rendu compte que c'était vraiment plus frappant, tout simplement. »

Le tableau est exposé dans les musées à partir de 1982[54],[8]. Il est finalement légué à la National Gallery of Art de Washington après la mort de Lichtenstein en 1997, à la suite d'un engagement pris en 1990 en l'honneur du cinquantième anniversaire de l'institution[55]. Depuis, il demeure dans la collection de la galerie[54].

Notes et références

Notes

  1. La date à laquelle Roy Lichtenstein peint Look Mickey n'est pas connue avec précision. Ainsi par exemple, le professeur d'histoire de l'art Michael Lobel le pense réalisé durant l'été 1961[14].
  2. Citation originale : « a slyly hilarious riff on Abstract Expressionism »
  3. La journaliste Alice Goldfarb Marquis indique que le tableau est montré à côté d'autres lors de cette première exposition de Roy Lichtenstein qui se tient en 1962[11]. Il n'est pourtant pas vendu à cette occasion et n'est pas évoqué par le critique Donald Judd qui rend compte de l'exposition dans la revue Arts Magazine en avril 1962[49]. Look Mickey ne semble avoir été révélé au grand public qu'en 1964, comme illustration d'un article du magazine Life titré : Is he the worst artist in the U.S.? (littéralement : Est-il le pire artiste des États-Unis ?)[50],[51].

Références

  1. Bonniel 2015.
  2. Livingstone 2000, p. 72-73.
  3. Rondeau et Wagstaff 2012, p. 21.
  4. Lichtenstein Foundation 2019.
  5. Lichtenstein Foundation 2017.
  6. Bader 2009, p. 175.
  7. Peccatte 2018.
  8. Barsalou 2001.
  9. Lobel 2002, p. 33-34.
  10. Goldfarb Marquis 2010, p. 37.
  11. Bader 2009, p. 166.
  12. Tomkins et Adelman 1988, p. 21.
  13. Lobel, p. 126.
  14. Waldman 1993, p. 21.
  15. Coplans 1972, p. 34.
  16. Fineberg 1995, p. 260.
  17. Livingstone 1991, p. 32.
  18. Bourdon 1993, p. 109.
  19. Watson 2003, p. 79.
  20. Fineberg 1995, p. 251.
  21. Fineberg 1995, p. 261.
  22. Knight 1997.
  23. Alloway 1983, p. 13.
  24. Lichtenstein 2009, p. 57.
  25. Rondeau et Wagstaff 2012, p. 29.
  26. Bader 2009, p. 174.
  27. Bader 2009, p. 174-175.
  28. Bader 2009, p. 189.
  29. Bader 2009, p. 190.
  30. Rondeau et Wagstaff 2012, p. 27.
  31. Bader 2009, p. 176-178.
  32. Livingstone 2000, p. 73.
  33. Waldman 1993, p. 59.
  34. Shanes 2012, p. 84.
  35. Centre Pompidou 2013.
  36. Bader 2009, p. 176.
  37. Rondeau et Wagstaff 2012, p. 26.
  38. Rondeau et Wagstaff 2012, p. 28.
  39. Bader 2006, p. 112.
  40. Bader 2006, p. 105.
  41. Lobel 2003, p. 85.
  42. Hendrickson 2000, p. 20.
  43. (en) Alastair Sooke, « Is Lichtenstein a great modern artist or a copy cat? », sur bbc.com,
  44. Direction de la communication et des partenariats, « Dossier de presse - Roy Lichtenstein- 3 juillet - 4 novembre 2013 » [PDF], sur reseau-canope.fr, Centre Pompidou
  45. (en) Niels Schaumann, « Fair Use and Appropriation Art » [PDF], CYBARIS, an Intellectual Property Law Review, California Western School of Law,
  46. Beaty 2004, p. 250.
  47. Didier Dauphin, « Le pop art américain : répétition ou différence », Nouvelle revue d’esthétique, no 7, , p. 105-116 (DOI 10.3917/nre.007.0105, lire en ligne)
  48. Judd 2009, p. 1-2.
  49. The Art Institute of Chicago 2013.
  50. Seiberling 1964, p. 79-83.
  51. Tomkins et Adelman 1988, p. 25.
  52. Alloway 1983, p. 87.
  53. Vogel 1998.

Voir aussi

Bibliographie

  • (en) Lawrence Alloway, Roy Lichtenstein, New York, Abbeville Press, , 127 p. (ISBN 0-89659-331-2, OCLC 901642426, lire en ligne). 
  • (en) Graham Bader, « Donald's Numbness », Oxford Art Journal, vol. 29, no 1, , p. 93–113 (ISSN 0142-6540, DOI 10.1093/oxartj/kci047, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Graham Bader, « Donald's Numbness », dans Graham Bader, Roy Lichtenstein, Cambridge, Massachusetts MIT Press, (ISBN 978-0-262-51231-2, OCLC 984073214). 
  • (en) Bart Beaty, « Roy Lichtenstein's Tears: Art vs. Pop in American Culture », Canadian Review of American Studies, vol. 34, no 3, , p. 249–268 (ISSN 1710-114X, DOI 10.1353/crv.2006.0031, lire en ligne, consulté le ). 
  • (en) David Bourdon, Warhol, New York, H. N. Abrams, , 432 p. (ISBN 978-0-8109-2634-9, OCLC 801093329). 
  • (en) John Coplans, Roy Lichtenstein, New York, Praeger Publishers, (OCLC 605283, lire en ligne). 
  • (en) Jonathan Fineberg, Art Since 1940 : Strategies of Being, New York, H. N. Abrams, (ISBN 978-0-8109-1951-8, OCLC 993561167, lire en ligne), « The Landscape of Signs: American Pop Art 1960 to 1965 ». 
  • (en) Alice Goldfarb Marquis, The Pop! Revolution : How an Unlikely Concatenation of Artists, Aficionados, Businessmen, Collectors, Critics, Curators, Dealers, and Hangers-on Radically Transformed the Art World, Boston (Mass.), Museum of fine arts publications, , 221 p. (ISBN 978-0-87846-744-0, OCLC 699920932, lire en ligne), « The Arts Take Center Stage ». 
  • (en) Janis Hendrickson, Roy Lichtenstein, Cologne, Benedikt Taschen, (ISBN 3-8228-5860-9, OCLC 438251600, lire en ligne), « The Beginnings ». 
  • (en) Donald Judd, « Reviews, 1962-64 (1962, 1963,1964) », dans Graham Bader, Roy Lichtenstein, Cambridge, Massachusetts MIT Press, (ISBN 978-0-262-51231-2, OCLC 984073214). 
  • (en) Christopher Knight, « Pop Art Icon Lichtenstein Dies », Los Angeles Times, (ISSN 0458-3035, lire en ligne, consulté le ). 
  • (en) Roy Lichtenstein, « A Review of My Work Since 1961—A Slide Presentation (1995) », dans Graham Bader, Roy Lichtenstein, Cambridge, Massachusetts MIT Press, (ISBN 978-0-262-51231-2, OCLC 984073214). 
  • (en) Marco Livingstone, Pop Art : An International Perspective, New York, Rizzoli, (ISBN 0-8478-1475-0, OCLC 1078436532, lire en ligne). 
  • (en) Marco Livingstone, Pop Art : A Continuing History, Londres, Thames and Hudson, , 271 p. (ISBN 0-500-28240-4, OCLC 1028280913). 
  • (en) Michael Lobel, « Pop according To Lichtenstein », dans Michael Juul Holm, Poul Erik Tojnor et Martin Caiger-Smith, Roy Lichtenstein: All About Art, Louisiana Museum of Modern Arts, (ISBN 87-90029-85-2, OCLC 471606767, lire en ligne). 
  • (en) Michael Lobel, Image Duplicator : Roy Lichtenstein and the Emergence of Pop Art, Yale University Press, , 196 p. (ISBN 978-0-300-08762-8, lire en ligne), p. 16, 30-41.
  • (en) Michael Lobel, « Technology Envisioned: Lichtenstein's Monocularity », dans Graham Bader, Roy Lichtenstein, Cambridge, Massachusetts MIT Press, (ISBN 978-0-262-51231-2, OCLC 984073214). 
  • (en) James Rondeau et Sheena Wagstaff, Roy Lichtenstein : A Retrospective, Chicago, Art Institute of Chicago, , 368 p. (ISBN 978-0-300-17971-2, OCLC 1038641585). 
  • (en) Dorothy Seiberling, « Is he the worst artist in the U.S.? », LIFE, Time Inc, vol. 56, no 5, (lire en ligne, consulté le )
  • (en) Eric Shanes, Pop Art, New York, Parkstone Press International, (ISBN 978-1-78042-798-0, OCLC 785781348, lire en ligne). 
  • (en) Calvin Tomkins et Bob Adelman, Roy Lichtenstein : Mural With Blue Brushstroke, New York, H. N. Abrams, (ISBN 0-8109-2356-4, OCLC 16646690, lire en ligne). 
  • (en) Carol Vogel, « Inside Art », The New York Times, (ISSN 0362-4331, lire en ligne, consulté le ). 
  • (en) Diane Waldman, Roy Lichtenstein, New York, Solomon R. Guggenheim Foundation, , 394 p. (ISBN 0-89207-108-7, OCLC 633230657, lire en ligne). 
  • (en) Steven Watson, Factory made : Warhol and the sixties, New York, Pantheon Books, , 490 p. (ISBN 978-0-679-42372-0, OCLC 1105488694, lire en ligne). 

Sitographie

Articles connexes

Liens externes

  • Portail de la peinture
  • Portail de l’art contemporain
  • Portail des années 1960
  • Portail de la bande dessinée
  • Portail sur Disney
  • Portail de Washington, D.C.
La version du 5 juillet 2019 de cet article a été reconnue comme « bon article », c'est-à-dire qu'elle répond à des critères de qualité concernant le style, la clarté, la pertinence, la citation des sources et l'illustration.
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.